中国画西化介绍
目前,在一些受西画风格影响严重的“海归”画家中,很多人都在以西画的创作理念来营造画面。比如,有的运用“焦点透视法”并效仿水粉画和水彩画的画法,有的还效仿木炭画法、素描画法、套色木刻及铜版画法,有的甚至直接把国画当作摄影作品来进行创作。在他们笔下诞生的“中国画”仅仅是以毛笔和水墨在宣纸上制作完成而已,除此之外看不到任何“中国画”的特色,可以说“笔墨”二字的意义已丢失殆尽。“魔民外道,横踞法席”(清钱谦益《绛云楼题跋》),往往让青年学子深深迷惑而盲目追随。倘我辈熟视无睹,不作厉声指喝,其后果不堪想象。故,我宁愿受当代“外道”、“法席”们的攻击,也不愿让后人指责、唾骂。诸君须知,当一种艺术生硬地去效仿另一种艺术时,即意味着这一艺术的没落。站在传统立场上说,把铅笔当毛笔来使用是成功的,因为我们已具备使用毛笔的经验和能力;若把毛笔当成铅笔来使用,则是失败的,因为这纯属本末倒置。我们若将中国画作成像水彩、水粉、油画、木炭画、版画等一样的效果,即是绝对的没落与失败。此流画人,他们怙恃西洋画之技法与理念,轻视、偭背本民族的传统,丢弃中国画必须具有的笔墨真谛,还恬不知耻地以为这是“前无古人”的艺术创造。此辈犹如病狂之人,往往互染其病,却不知病症从何而来,更不知应当如何医治。正如清初学者钱谦益所言:“如群瞽拍肩而行之于涂。惟须至人指引,不然则扪籥以为日,执箕以为象也。”
或许可以这么说:只有对中国画理念加以剖析、理解,才有可能得到真正的认识;没有真正地了解中国画的理念,就没有资格谈论中国画的发展。
当今的中国画坛,那些以西方绘画理念去“发展”、“创新”、“变革”中国画的人,可以说占了大多数。可是我们也要知道,有的时候真理是在少数人这一边的。如果试图用西画理念来“改造”中国画,无疑是缺乏理性思考的错误之举。我认为,中国画姓“中”,它与服饰、建筑、交通、通讯、医药等实用领域性质不同。在我们的文化领域里,诸如国画、书法、京剧、昆曲这样的民族艺术是绝对不能“中西合璧”的。正如马与驴交合,可以生出一头骡子,但骡子是不能再生育的。这便是“道”。再如,吴冠中的“中西合璧”,我认为也是一个失败的版本———由于他缺乏书法及金石文字的功底,缺乏高超的笔墨技能,作品极易被人仿造。其实,林风眠的画也只不过是一头“出色的骡子”,不能传代!画史上搞“中西合璧”者不胜枚举,这里我必须提及的是郎世宁、蒋兆和、徐悲鸿三位前辈。
意大利画家郎世宁的作品,以西画的表现技法套用了中国画的形式框架来营构画面,再现了十足的东方韵味,博得了东方人的青睐。他是成功的,因为他所绘还是西洋画,是以西画为本体的“中西合璧”。
现代人物画大师蒋兆和早期的作品借鉴了木炭素描的技法,以毛笔、宣纸等传统材料所作的水墨画让人耳目一新。同时,他充满激情的表达,使作品散发出感人的“热辣”气息。他的“中西合璧”在其艺术草创期便一炮打响。然而他中晚期的作品便不能与之前同日而语。这个时候,他极力想回归传统,并在晚年“幡然醒悟”,但似乎为时已晚。当我们欣赏他晚年的作品时,喟然以“苍白”二字叹之。究其原因,不言而喻:他的画落落然还是一头“骡子”。由于他同样缺乏金石、书法方面的修养,实难深造。
若说起徐悲鸿,在我国当代美术史上算是一位举足轻重的人物。他受康有为的影响,在见到当时中国画坛处在萎靡不振的状态时,毅然发出“中国画必须改良”这样的口号。以历史的发展观来评之,我认为这也是可以理解的。人们常道:矫枉必须过正。他欲废弃传统的《芥子园画谱》,主张以西方的“写实主义”来实施美术教育,在那个社会急剧变革的年代也有其必然性。可是,半个多世纪过来,他的这一套教学方式逐渐出现了许多纰漏之处。比如,画面倾向于光影的描写,忽略了线条的力度美;由于不重视对书法的训练,握毛笔如同握铅笔;学院毕业的学生再留校任教,从而形成恶性循环;一切基本训练皆以素描为基础,甚至有人主张以“无书法性”的笔触来作画,这使中国画特有的精髓———笔墨,已处在极次要的地位。由于这样的教学方式产生了很多不利于中国画发展的因素,许多有识之士开始反思,觉得必须把曾经忽略的重新补上,把走过头的路堵上。故后来的美术教育一反徐悲鸿的教学模式,强调笔墨、重视传统。这如同徐悲鸿当年所作所为一样,亦是历史发展的需要。
我们再回视当今,“骡子”的存在依然是不争之实。然我们的当务之急应是如何把“马”养好,使之壮大,并繁衍不绝。无疑,认真地瞻视一下传统中国画的.特色,剖析中国画的固有理念和深层内涵,这才是发展中国画的首要之纲。
毋庸置疑,越有民族性就越有世界性。人类历史的发展,是在不断的较量中进行的。在这个多元化的时代,国与国之间的较量,很可能会成为文化的较量。
中国画的写意、中国画的散点透视、中国画的笔墨技法可以说是无与伦比的。当我们在幽静的夜晚于书斋中画画儿、习字的时候,已经离不开西方文明为我们带来的日光灯的照明,它确实比蜡烛的光来得舒服、来得惬意。不言而喻,我们可以利用西方现代化的科技文明来为我们的生活服务,但万万不可试图以西方文化来改变华夏文化,因为那不是属于我们的文化,我们民族的文化之“根”不应该移植到中国以外的任何地方。
有人说,中国艺术是西方当代艺术的“起爆器”。据说,毕加索在晚年的时候曾多次提到齐白石。他曾在一次和马蒂斯的亲密谈话中说:“我们创作了很多的现代艺术,突然发现在我们现代绘画的前面站了一个人,那人手拿一支毛笔在画画,他就是齐白石(这里把齐白石当作中国画的代表)。他竟然站到我们前面去了。”马蒂斯听后也表示赞同。
据文献记载,荷兰画家凡·高临死前在一本日记里写道:“绝不是几个印象派的画家喜欢日本文化,而是因为以浮世绘为代表的亚洲文明直接产生了印象派。”凡·高是一个倔强而真诚的艺术家,他不会说假话,这不仅仅因为他曾是牧师。后来许多学者将浮世绘和法国画家莫奈的作品对比后,惊讶地发现莫奈的一些风景作品就是在模仿浮世绘的构图。据说在莫奈当时的居室里,没有挂着一张西方的绘画作品,而几乎全是日本的浮世绘。当人们在考察莫奈和凡·高收藏的浮世绘作品时,竟然在其中意外地发现了中国的《芥子园画谱》!
西方人对日本文化的兴趣,实际就是他们对于亚洲文明的关注。日本江户时代的画家葛饰北斋是“浮世绘三大师”中的代表。他曾说:“我绘画的启蒙就是中国的明式版画和《芥子园画谱》。”日本浮世绘后来也被学者认为是源自中国的水印木刻,而后才逐渐演变成日本庶民文化的代表。在文化的继承上需要方方面面的素养,这也使得毕加索这一代艺术家为开阔视野,而把日本艺术作为窥见亚洲文化的窗口。因此,通过毕加索的艺术似乎可以进一步论证“中国艺术是西方当代艺术的‘起爆器’”这样的观点。这虽然不是定论,但不失为一条重要的学术线索。让我们再站高一点来瞻视,借英国远古历史学家汤恩彼之言来说:“拯救21世纪人类社会的只有中国的儒家思想和大乘佛法。”
作为中国文化培育出来的画家,捍卫与弘扬中国画之纯正,无疑是我辈之职责。
陈鹏举:收藏鉴赏的十大关系
这里要说的收藏鉴赏中的十大关系是:“精英和大众的关系、文物和藏家的关系、财富和品位的关系、沧桑和人文的关系、审美和学养的关系、价值和价格的关系、真品和赝品的关系、现玩和古玩的关系、经典和稀缺的关系、艺术和工艺的关系。”讲十大关系的主旨是:收藏鉴赏是一种生活的品位,是实现人生的一种优雅甚至是奢侈的精神生活,而不是所有人的投资方向,或者说只是极少一部分人可能的投资方向。艺术品收藏,历来被认定是继房产、股票之后第三大投资方向。近期中国的艺术品拍卖,进入了所谓的“亿元时代”,中国的资本市场正以空前的信心开始进入艺术品收藏。应该说这种进入是迟早的事。物质生活丰富了,自然就向往精神生活,向往自己和文化联系起来。房产和股票是现代的东西,往来其间,只是说明自己活在当下,活在片时。中国人有五千年文化的来历,中国人的情意原本是属于历史的。一个完美的中国人和五千年的文化浑然一体,是天经地义。这就是中国人的一种生活品位,一种优雅甚至是奢侈的精神生活。然而以为艺术品收藏是又一个投资的方向,是可以置疑的。艺术品收藏所谓的“亿元时代”,对房产和股票市场来说微不足道。这是说投资方向上的不对称。还有,艺术品收藏如果说是个市场,这个市场在所有的界面上,都具有不可确定性。这就是个问题了。这个问题让原本很有信心的投资,一开始就可能失去了方向。
十大关系中前四个关系,更多是讲收藏层面的。 “精英和大众的关系”,是讲历来收藏有皇家、文人和大众三个层次的收藏,而起主导作用的只能是文人的收藏。譬如王世襄收藏的明代文人家具,是明代文化精英的创作成果。黄花梨的榫卯结构的无以复减的线条造型的明代文人家具,代表明代家具的最高水准,甚至是迄今为止的中国家具的最高水准。所谓明代皇家的案几椅榻等等,都不能改变文人家具所代表的文化精神和精英审美。“文物和藏家的关系”,是讲物和人的关系。物和人历来是连在一起的。然而物是主人人是客,毫无自卫能力的文物,总能比收藏它的人经历得更长久。而明白了这一点,收藏的本义就很清楚了。张伯驹在他晚年,特地写下了他“收藏《平复帖》和《游春图》的经过”一文。文中还十分清晰地写明,晋代陆机的《平复帖》是他捐给国家的,而隋代展子虔的《游春图》是他按原价二百二十两黄金转让给国家的。这是一个收藏家对历史文物虔敬的守护和传递的精神,还有还原事实的态度。他是明白收藏的本义的。 “财富和品位的关系”,是讲财富和品位的一致和不一致性,而在收藏中,财富有机会表达旷世的品位。毕加索的早期作品《拿烟斗的男孩》,被拍卖到了一亿美元。它是一对被战争分割的恋人,为了爱所能最终表达的旷世深情和人生的品位。而“沧桑和人文的关系”,是讲收藏在历史长河和在人们内心留下的珍贵和悲伤。人们对于分藏于两岸《富春山居图》的感慨,也就是这个关系。
后六个关系,更多的是讲鉴赏方面的。 “审美和学养的关系”,是讲鉴赏需要学养。鉴赏的过程也是增进学养的过程。当年上海博物馆展出72件国宝,其中《清明上河图》受到最广泛的欢迎。观众为了一睹风采,不惜彻夜排队。 《清明上河图》不能说是72件国宝中最重要的作品,可它是其中最通俗的作品。然而通俗可以是更高审美的起点。 “价值和价格的关系”,是讲文物确实是无价的,“无价之宝”不是一个形容词。“无价”是说价值的“无价”。价格呢?是既无价又有价。最直白的价格是由买家的眼力、喜欢程度,和自身的财力决定的。 “真品和赝品的关系”,是讲文物鉴赏和艺术品拍卖,无所谓“打假”问题。历来的文物传承方式,包括书画、瓷器等等,大抵正是通过临摹、仿制完成的。鉴赏家绵绵不绝,就是因为文物的真伪难以鉴赏。就像医生的存在,说明疾病无法根除一样。“现玩和古玩的关系”,是讲时间是创造珍贵的一大前提。譬如唐三彩,譬如敦煌壁画,原本都是伟大的创造。然而承受了时间的恩惠,今天人们所见的要比当初见到的要美好得多。“经典和稀缺的关系”,是讲有些文物是历史的标杆,是传承的命脉,是经典,譬如王羲之的字。有的是历史的遗爱,无与伦比,譬如《平复帖》。 “艺术和工艺的关系”,是讲书画和瓷器、玉器、家具等等的不同。艺术创造独一无二,工艺制作可以再现。两年前我提出这十大关系,本意是抛砖引玉,期待中国收藏学的诞生、人们对收藏和鉴赏有个共识。今天我觉得要重新提一次。
【中国画西化介绍】相关文章:
中国画画家介绍10-12
中国画六法的介绍04-18
中国画的基本知识介绍04-23
论中国画的内涵和中国画欣赏04-03
中国画的精神04-24
关于中国画家吴俊彬的介绍05-11
艺术学学科的书法学与中国画专业介绍07-09
艺术学学科书法学与中国画专业介绍07-09
中国画的水墨艺术05-11